EL BARROCO MUSICAL EN ESPAÑA

2me010618

Para entender la evolución de la música española durante el Barroco es necesario concretar el marco político en el que se ubica. Puesto que la muerte de Felipe II en 1598 va a iniciar una larga etapa de decadencia que se prolongará durante el reinado de los 3 siguientes monarcas (Felipe III, Felipe IV y Carlos II), conocidos como los »Austrias Menores».

Esta crisis del plano político se trasladará también al campo de la música. Es por ello que se va a infravalorar la música como arte, dejando de lado la innovación y la evolución de las formas y retornando o imitando las anteriores formas surgidas en el Renacimiento. Más concretamente se imitarán los modelos producidos en Francia y sobre todo Italia. Es paradójico que en el campo literario y artístico se experimentó una gran etapa de esplendor con personalidades como Velázquez, Quevedo, Lope de Vega o Luis de Góngora.

Aún así podemos agrupar algunas de las características que definen a este Barroco español:

  • No imperan las formas musicales que lo hacen en el resto de Europa (Concerto, Suite, Pasión, Oratorio).
  • Se desarrollan formas singulares: la zarzuela y la tonadilla.
  • Proliferan las formas religiosas.
  • Se mantiene la producción organística (Cabanilles).

Si queremos conocer un poco más a fondo la música barroca podemos decir que ésta reproducirá un compás característico conocido como la hemiola, que consiste en mezclar un ritmo binario en un compás ternario. Esto tiene la intención de acentuar la importancia del texto en la música vocal.

JOSÉ LEANDRO ORTEGA PÉREZ

JUAN BAUTISTA JOSÉ CABANILLES (1644- 1712)

juan-bautista-de-cabanilles

Nacido en el municipio de Algemesí (Valencia), Juan Cabanilles fue un compositor y organista destacado dentro del Barroco español (llamado por algunos »el Bach español»). La vida de Cabanilles gira en torno al mundo religioso, del que se verá muy influenciado, debido a que realizó estudios religiosos en la catedral de Valencia y fue formado por el organista de la parroquia de San Jaime de Algemesí, Onofre Guinovant.

A lo largo de los años fue adquiriendo maestría con el órgano hasta que consiguió convertirse en el organista principal de la catedral de Valencia con 21 años. Este cargo lo ostentó hasta su fallecimiento en 1712.

La obra de Cabanilles es, casi en su totalidad, organística y dentro de esta modalidad muestra especial interés por los tientos y los versos. Se han conservado abundantes obras para órgano: más de 200 tientos, 160 versos, 2 batallas, 5 Gallardas, 5 Pasacalles, 6 tocatas, etc. El tiento es una forma musical propia de la música hispánica que se compone esencialmente para instrumentos solistas como la clave, el arpa o el órgano (a finales del siglo XVII solo se componen para instrumentos de teclado como el órgano). La música de órgano de Juan Cabanilles representa el culmen de la música organista hispano-portuguesa de los siglos XVI y XVII.

Algunas obras de Juan Cabanilles:

  • »Mortales que amáis» ➙ Aquí
  • »Gloria Patri et Filio» (Extracto del Beatus Vir) ➙ Aquí

JOSÉ LEANDRO ORTEGA PÉREZ

Contexto del Barroco y su Música

Se trata de un periodo que comprende el ultimo tercio del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Siendo un periodo tenso y crítico, pues la sociedad estaba viviendo una crisis económica, espiritual y religiosa, sobre todo a consecuencia de la separación de la Iglesia Católica.

Muchos de estos hechos, como el intento de la iglesia católica por mantener su hegemonía en Europa, también el levantamiento de una corriente protestante y el auge del poder de algunos reinos, les servirá la música de este momento para elogiar o dramatizar sus victorias o sus derrotas.

Se han realizado tres clasificaciones, y por ejemplo la musicología alemana distingue Frühbarock, el Hochbarock y el Schwundbarock, y que sería simplemente el Barroco inicial, medio y final; una misma clasificación que se observa en arte y literatura.

Por tanto el Primer Barroco, se extenderá desde 1580 al 1630 siendo una lucha contra la polifonía; el Segundo Barroco, que se extenderá entre 1630 a 1689, conocida también como la época del “bel canto”; y el Tercer Barroco de 1680 a 1730, en el que destaca como referente el estilo Concerto.

Se produce en este momento una serie de cambios, surgen abundancia de formas nuevas y compositores como Bach, Corelli, Couperin, Lully, Purcell, Vivaldi, Händel, entre otros. Además de formas musicales como la Opera. Cantata, Pasión, Oratorio, Suite, Sonata, Concerto, Fuga, etc.

Destacan estilos en la música barroca relacionados con los estilos nacionales como el italiano, francés y alemán. Y además estilos específicos como el español y el inglés.

El Barroco es uno de los períodos más creativos de la Historia de la Música, algo que evalúan por primera vez los románticos, basándose en el principio que D. W. Allen denomina como “culto a la personalidad”, siendo esta una de las primeras cualidades del Romanticismo y también el interés por el pasado.

Como principales características de este momento es el lenguaje musical y la actitud del artista:

  • El lenguaje musical durante el Barroco, tanto en los poderes políticos como en los religiosos, que lo utilizan o como forma de propaganda, de culto o de exaltación y diversión, y se observará que este período sufrirá una evolución sustancial. Se trata de un cambio decisivo en la Historia de la Música, pues se pasa de un lenguaje polifónico característica forma de componer en la era renacentista y se modifica a formas de componer mucho más extensas, y que se relaciona con el cambio en la actitud del artista.

  • El hombre sensible del Barroco no es solo el espectador de la vida sino de sí mismo”. Siendo una afirmación clara que tiene este autor de ver la corriente del Barroco, pues se trata de un momento en el que se contempla la vida tal y como, es decir de forma realista, observando el contexto para conocer de mejor forma los hechos, teniendo una clara obsesión del tiempo. Por tanto la soledad y el pensamiento interior son características propias de esta corriente.Se ha de tener en cuenta también que el pensamiento y el arte del Barroco se definen como una forma contradictoria a lo que en ese momento se esta viviendo en el contexto socio- histórico, es decir es una forma reaccionaria a lo que estos autores están viviendo, como bien señala José Benito A. Buylla, profesor agregado de la Universidad de Oviedo “ El artista barroco, pintor, poeta o músico realiza en sus lienzos, versos y composiciones musicales, armoniosas contradicciones en oposición perfecta”.

Pauline Viardot fue una famosa maestra del "bel canto".

Pauline Viardot, famosa maestra del «bel canto».

– CASARES, E. (1977). “La música en el Barroco”. Oviedo: Universidad de Oviedo-Servicio de Publicaciones, 1977. ISBN: 84-600-1023-6.

Mª del Mar López de Atalaya

El Barroco en Italia

En el siglo XVIII, los compositores italianos desarrollaron la ópera que conquistó toda Europa, la música sacra, la cantata italiana…

La producción creció sin límites, renovándose el interés por ese nuevo estilo de música, el barroco, caracterizado por una mínima armonización, ausencia de polifonía, abundancia de la improvisación…

Podríamos señalar dos momentos claros en el barroco italiano: un periodo de decadencia producida por la falta de creatividad en la música italiana tras la muerte de Claudio Monteverdi, uno de los pioneros del barroco en Europa, y en concreto, en Italia, y un segundo periodo, donde destaca la expresividad, la creatividad, originalidad y el impulso de la ópera que hizo surgir nuevas e importantes figuras en Italia.

En cuanto a esas figuras, tenemos Giovanni Gabrieli, principal exponente del Barroco temprano, y Claudio Monteverdi, gran maestro de la época florentina.

Mientras que en la segunda mitad del siglo XVII destacan Arcangelo Corelli, principal representante del concerto grosso, y Alessandro Scarlatti, un gran prodigio en el teclado.

Sin embargo, fue en la primera mitad del siglo XVIII cuando nos encontramos con la figura más importante de la música barroca en Italia, Antonio Vivaldi.

Claudio Monteverdi, gran pionero del barroco en Italia.

Claudio Monteverdi, gran pionero del barroco en Italia.

Elena Romero Cabrera.

Antonio Vivaldi

La música barroca adquirió gran importancia y esplendor con Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano, considerado como una de las figuras más relevantes de la historia de la música, y en concreto del barroco, influyendo en otros artistas como Bach o Haydn. Precursor de la música romántica e impulsor de la Escuela Veneciana, trataba de transmitir al oyente lo que él sentía al realizar y escuchar su obra, los sentimientos que le habían llevado a componer la obra.

Nacido en 1678, Vivaldi tuvo como maestro a su padre, Giovanni Battista Vivaldi, fundador de una organización profesional de músicos venecianos y violinista en la orquesta de la Basílica de San Marcos.

En un primer momento, Vivaldi adquirió gran importancia y fama europea en el terreno de la música instrumental, a partir de la creación de dos Opus de sonatas para violín y dos colecciones de concierto también para violín.

Posteriormente, llego un momento de creación de numerosas composiciones como Suonate da camera Op1 o L´estro armonico Op 3., colección de doce conciertos. Esto coincidió con el momento en el que fue contratado por un orfanato para niñas, Ospedale della Pietà, donde enseñaba a tocar el violín y dirigía la orquesta, hasta tal punto que muchas de sus composiciones fueron interpretadas por esa orquesta femenina. En ese momento, se consolidó como un gran prodigio tocando el violín, lo que hizo contar con apoyos pero también con enemigos, destacando las tormentosas relaciones con la institución que lo había contratado y que se convirtió en el lugar de creación de sus obras.

Con su trabajo como compositor de ópera consiguió grandes éxitos y conoció a Anna Giraud, cantante con la que mantuvo una relación.

La creación de unas composiciones innovadoras y suntuosas le hizo enfrentarse con la aristocracia veneciana. Pero a pesar de contar con esa fuerte oposición, Vivaldi fue un gran empresario, produciendo óperas propias y de otros compositores.

En el despegue y desarrollo de su actividad destacan sus compromisos con clientes y mecenas a partir de la venta de conciertos escritos o adaptados por encargos, la venta de arias de óperas, cantatas…. En este momento, trabajó para el príncipe de Mantua y realizó viajes por toda Europa llevando consigo sus producciones. A finales de la década de 1730, la gente perdió interés por la música de este gran compositor, que se trasladó a Viena en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, fue allí donde murió en 1741 en la más absoluta pobreza.

500 conciertos y 70 sonatas, 45 óperas, música religiosa como oratorios, misas y motetes…caracterizan la obra de Vivaldi. Entre esas composiciones, Il cimento dell´armonia e dell´inventore Op 8., en la que se incluye Las Cuatro Estaciones, la más importante de sus obras, cuatro conciertos para violín y orquesta que eclipsaron a otras obras no menos extraordinarias.

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi

Elena Romero Cabrera.

La Sonata Barroca

Sonata

Originalmente en Italia se conoció bajo el nombre de sonata a una pieza para uno o más instrumentos que se hacían »sonar», generalmente instrumentos de cuerda y de viento. Por otro lado se llamaba toccata a una pieza que para ellos se »tocaba», caso del piano o teclado. En su origen las primeras sonatas constaban de un número variable de instrumentos y de movimientos en cada pieza.  Más tarde se estandarizó el término para obras en que aparecía un solista principal, generalmente acompañado de un bajo continuo que sostenía las armonías, constituido habitualmente por violoncelo y clavecín, aunque también con otras variantes.

Generalmente se suelen utilizar otros términos distintos al de sonata para identificar aquellas obras que presentan la misma disposición pero que están compuestas por otras combinaciones instrumentales, ejemplo de ello son:

  • Sinfonía ➙ Sonata para orquesta.
  • Concierto ➙ Sonata para un instrumento solista.
  • Cuarteto de cuerdas ➙ Sonata para cuatro instrumentos de cuerda o cuarteto.
  • Cantata ➙ Sonata formada por una composición vocal con acompañamiento instrumental.
  • Ópera ➙ Sonata de aire dramático en la cual se canta todo o parte del diálogo al mismo tiempo que aparecen acompañamientos instrumentales.

Podemos nombrar como obras cumbres de este género, tanto por su expresividad como por el tratamiento de la parte clave, las sonatas de Bach.

José Leandro Ortega Pérez

El Oratorio Barroco

El oratorio es una forma de la música clásica europea que consta de coros, arias y recitativos, interpretado por solistas, coro y orquesta.

El oratorio es casi idéntico a la ópera, lo que diferencia a un género de otro es que el oratorio es interpretado en forma de concierto sin representación escénica, más conservador, con más énfasis en los coros y con una temática religiosa, aunque también nos encontramos oratorios con temática no religiosa y escritos en lengua vernácula.

Podemos distinguir entre el oratorio temprano con dos partes y donde la música acompañaba al sermón, y el oratorio alemán luterano basado en los textos bíblicos, donde destaca la Pasión de Jerusalén.

Durante el siglo XVIII, Italia fue uno de los centros de creación de oratorios, mientras que en Alemania siguió un desarrollo independiente en forma de responsorial e historias con comentarios y meditaciones y temas limitados a la Semana Santa y Navidad.

Entre los autores destaca Pietro Metastasio o Giovanni Battista Martini en Italia, mientras que en Alemania destaca Schütz (Pasiones según San Lucas) o Johann Sebastian Bach con sus pasiones, llegando a la culminación del oratorio alemán. Por último en Gran Bretaña destaca Georg Friedrich Händel que escribió Mesías o Esther, además de otros oratorios con temas mitológicos griegos y romanos, y textos bíblicos.

Imagen de la partitura de "El Mesías" escrita por George Friedrich Händel.

Imagen de la partitura de «El Mesías» escrita por George Friedrich Händel.

Elena Romero Cabrera.

La ópera en el Barroco

tusmuertos

La ópera se conforma como una obra teatral cuyo texto se canta con acompañamiento de una orquesta. No obstante este término es más amplio y acaba designando a todo el conjunto de elementos que se da en la actuación: la obra, el poema destinado a la representación, el género musical que agrupa estas obras, a la propia música típica de este género y al teatro donde se representa.

La ópera surge en el periodo artístico denominado »Barroco», concretamente la ópera barroca abarca desde principios del siglo XVII hasta mediados del XVIII.

Es difícil definir las características que representan a este género musical, en parte porque sufre una evolución de las formas continuamente. De esta manera las óperas de los inicios del Barroco, poco tienen que ver con las de sus últimos momentos.

La ópera barroca nacerá en el seno de los palacios, de la mano de nobles y aristócratas que en un primer momento acaparan este género, pero que paulatinamente se va extendiendo con la construcción de los teatros por parte de empresarios.

Otro de los elementos por los que se conoce la ópera barroca es por la intrusión en ellas de varios personajes cómicos o bufos, con extraños ropajes llamativos que consiguen sacar carcajadas a la gente.

Por último, la ópera barroca tiene como principal objetivo, sorprender y maravillar al público, tanto por la escenografía como por el canto. Por ello destacamos la figura de los castrati que tanto se popularizan en este momento (Farinelli). En la escenografía también encontramos algunas similitudes con los aspectos artísticos del barroco, como la profusa ornamentación que causa inestabilidad en el público.

 

José Leandro Ortega Pérez